Школа и воспитание в Западной Европе в эпоху Возрождения (конец 14 – 16вв). 2 страница
Поздняя классика. В 30-х гг. Др.Гр. переживала политический кризис: завязалась война Афин со Спартой, в которой Спарта одержала верх. Всё это отразилось на искусстве, которое в поздней классической фазе (400—323 гг. до н. э.) стало следовать двум основным направлениям. Выразителями двух направлений были великие мастера IV в. до н. э. — Скопас и Пракситель. Скопас трудился над фризом со сценой битвы амазонок — амазономахии. предназначенном для Галикарнасского мавзолея(377-353 до нэ). Мавзолей в Галикарнасе воздвигал при жизни для себя и жены Артемисии правитель Карий Мавсол(не сохранилось), гробница представляла собой прямоугольное сооружение, 7метр-юступенчатую пирамиду с захоронением внизу, героическими фигурами в центральном объёме-храме и статуями Мавсола и Артемисии, стоящих на колеснице. Рельеф Скопаса изображал поединки греков с амазонками, фигуры которых были насыщены особым драматизмом.
5. Творчество Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи (1452—1519) - основатель искусства Высокого Возрождения, родился в селении Анкиано близ Винчи, недалеко от Флоренции; Заметив необычайные способности мальчика в живописи, отец отдал его в мастерскую Андреа Верроккио. В картине учителя «Крещение Христа» фигура одухотворённого белокурого ангела принадлежит кисти молодого Леонардо. Ранние работы: картина «Мадонна с цветком» (1472 г.). В отличие от мастеров XV в. Л.да В. отказывался от повествовательности, использования деталей, которые отвлекают внимание зрителя, насыщенного изображениями фона. Две крупные фигуры заполняют всё пространство картины, лишь за окном в тёмной стене видно чистое холодное голубое небо. Запёчатлён конкретный момент: мать, сама ещё ласковая и живая девочка, протягивает, улыбаясь, своему ребёнку цветок и наблюдает, как серьёзный малыш внимательно рассматривает незнакомый предмет. Цветок связывает обе фигуры между собой. Леонардо много экспериментировал в поисках различных составов красок, он одним из первых в Италии перешёл от темперы к живописи маслом («Мадонна с цветком»). Около 1482 г. Леонардо поступил на службу к миланскому герцогу Лодовико Моро. Мастер рекомендовал себя при этом в первую очередь как военного инженера, зодчего, специалиста в области гидротехнических работ и только потом как живописца и скульптора. Однако первый миланский период творчества Леонардо (1482—1499 гг.) оказался наиболее плодотворным. Мастер стал самым известным художником Италии, занимался архитектурой и скульптурой, обратился к фреске и алтарной картине. Не все грандиозные замыслы, в том числе и архитектурные проекты, Леонардо удавалось осуществить. Выполнение конной статуи Франческо Сфорца, отца Лодовико Моро, продолжалось (с перерывами) более десяти лет, но она так и не была отлита в бронзе. Глиняная модель монумента в натуральную величину, установленная в одном из дворов герцогского замка, была уничтожена французскими войсками, захватившими Милан.До нашего времени дошли живописные работы Леонардо миланского периода. Первой алтарной композицией Высокого Возрождения стала «Мадонна в гроте» (1483— 1494 гг.).Живописец отошёл от традиций XV столетия,в религиозных картинах которого преобладала торжественная скованность. В алтарной картине Леонардо мало фигур: женственная Мария,Младенец Христос, благословляющий маленького Иоанна Крестителя, и коленопреклонённый ангел, словно выглядывающий из картины. Образы идеально прекрасны, естественно связаны с окружающей их средой. Это подобие грота среди тёмных базальтовых скал с просветом в глубине — типичный для Леонардо пейзаж: в целом фантастически таинственный, но в частностях — в изображении каждого растения, каждого цветка среди густой травы — выполненный с точным знанием природных форм. Фигуры и лица окутаны воздушной дымкой (прием Л. да В.–сфумато), придающей им особую мягкость. В Милане, мастер создал полотна «Мадонна с Младенцем»(«Мадонна Литта»)Монументальную роспись (4,6*8,8)«Тайная вечеря» (1495—1497 гг.), по заказу Лодовико Моро для трапезной церкви Санта-Мария делла Грацие в Милане. Судьба этого прославленного произведения трагична. Ещё при жизни мастера краски начали осыпаться,в виде экспер исп-л смесь масла и темперы. Христос в центре, на фоне дверного проема, и апостолы восседают за столом («Один из вас придаст меня»). Каждый из них выражает разнообразные чувства (испуг, недоумение, гнев и т.д.). Иуда – фигура, отпрянувшая назад с судорожным жестом руки, сжимающий кошель, зловещим затемненным профилем. Центр точка схода всех перспект линий наход за головой христа,в самом центре фрески, а потому приобрет символ знач.символ роль играет центр проем задней стены:выделяющ-я над ним фронтом явл-ся своего рода архит-м изобр нимба. В XVII в. в стене трапезной пробили дверь, уничтожившую часть композиции, а в XVIII в. помещение превратили в склад сена. Большой вред фреске нанесли неумелые реставрации. В 1908 г. были проведены работы по расчистке и укреплению росписи. Во время Второй мировой войны потолок и южную стену трапезной разрушила бомба. Реставрация 1945 г. спасла остатки живописи. В 1503 г. написал портрет супруги богатого флорентийца Франческо ди Джокондо(«Джоконда»). Портрет молодой женщины, сидящий на фоне голубовато зеленого странного скалистого пейзажа. Здесь худ созд гармонию 2 противоп начал. Улыбку модели можно также толковать двояко: как отголосок сиюминутного настроения и как неподвластный времени символ, сродни «архаической улыбке» греческих статуй.Мона Лиза олицетворяет собой материнскую нежность,в чем, по представлению Леонардо, заключается сущность женственности.Даже отдаленный пейзаж со скалами и извивающимися водными протоками наводит на размышления о дающих жизнь природных силах.Учение о пропорц, перспект,анатомия наход в центре вниман. Указал, что в основу обучен д-о быть положено рисов с натуры.
Архитектура.Современные Леонардо источники указывают на то, что его высоко ценили и как архитектора.Однако его, по-видимому,скорее интересовали проблемы, связанные с проектированием зданий, нежели само их строительство.Большей части его архитектурных проектов суждено было остаться лишь на бумаге. Тем не менее эти наброски, особенно те, которые он сделал в миланский период, имеют огромное историческое значение. Особый интерес представляет тип центрально-купольного храма. В плане он напоминает раннеренессансные сооружения, но взаимоотношение пространственных элементов усложнено.Само же здание,увенчанное несколькими небольшими куполами, имеет более монументальный вид, чем постройки начала XV в. По грандиозности замысла эта работа занимает промежуточное положение между проектами купола Флорентийского собора и самого крупного сооружения XVI в.—собора Св. Петра в Риме. Он также свидетельствует о тесных контактах Леонардо в 1490-е гг. с архитектором Донато Браманте (1444—1514), который в то время тоже находился на службе у миланского герцога. На основе литер-ых сведений об иск Др Грец разраб квадр древних. В последние годы жизни Л. да В. мало работал как художник. «Автопортрет» – рисунок (1510-1515гг.) седобородый патриарх с глубоким скорбным взглядом выглядел гораздо старше своего возраста.В 1517г.стал придворным живописцем во Франции. Вскоре Леонардо умер.
6. ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович (1856—1910), родился в Омске в семье военного юриста. С детства он интересовался искусством, поэтому брал частные уроки рисования, учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Однако профес-ым худ-ом он стал довольно поздно. После окончания юридического факультета Санкт-Петербургского унив в 1880 г. Врубель поступил в Академию художеств,владел четырьмя языками, хорошо знал современные философские течения. В академии он брал уроки у Ильи Репина, изучал рисунок в мастерской Павла Чистякова. Следуя традиции А. А. Иванова и Н. Н. Ге, В. в своём тв-ве ставил морально-филос. вопросы о добре и зле, о месте человека в мире; обострённый интерес к внутр., духовной жизни человека заставлял его обращаться к «вечным» темам и мотивам, почерпнутым из античности, эпохи ср. веков и Возрождения, рус. фольклора. Налёт таинственности, загадочности в воплощении этих тем («Пан», 1899,) сближает тв-во В. с установками предст. символизма. Одноврем. поиски высокого монумент, стиля и нац. формы в иск-ве, приверженность к орнаментальным, ритмически усложнённым решениям придают его произв. характерные черты стиля «модерн» (панно «Фауст», 1896,). Однако тв-во выходит за рамки и символизма, и «модерна». Стремление создать сложную картину мира, в к-ром всё взаимосвязано и одушевлено, где за привычным обликом предметов таится своя особая и напряжённая жизнь, приводит в произв. В. к органич. слиянию мира человеческих чувств и мира природы («К ночи», «Сирень»оба 1900).В 1884 г. Врубель получил приглашение приехать в Киев, чтобы выполнить росписи Кирилловской церкви XII в. Он создал несколько композиций, среди которых особое место занимает образ Богоматери. придал ей черты женщины, в которую был влюблён. Это вызвало недовольство современников, не пожелавших молиться «на знакомую даму».Вскоре Врубель уехал в Италию. Вернувшись из Венеции в Киев, худ попал в центр поисков большого национального стиля—этой задачей был вдохновлён Виктор Васнецов,работавший над росписяминедавно построенного Владимирского собора.Но стиль Васнецова не привлекал Врубеля—он искал собственный язык. Своеобразие его живописной манеры заключалось в бесконечном дроблении формы на грани, окрашенные как бы изнутри светом и цветом. Эскизы Врубеля из-за несоответствия канону жюри не приняло. Осенью 1889г. художник жил в подмосковном Абрамцеве, в имении С. И. Мамонтова. Здесь, работая в гончарной мастерской, он открыл для себя искусство майолики (разновидность керамики). Так возникли красочные изразцовые камины с русскими богатырями, скамьи с русалками; играющие переливами цвета сказочные скульптуры («Садко», «Снегурочка», «Лель», «Берендей» и др.)В моск. период тв-ва В. участвовал в деятельности художеств, кружка в Абрамцеве(«Мизгирь», «Купава»—оба майолика, 1899—1900), исполнял панно и станковые произв. («Венеция», 1893; «Испания», ок. 1894), К нач. 90-х гг. окончательно сложилась художеств, манера В., в к-рой резкий, ломающийся штрих, совмещение неск. планов в изображении предмета, расчленение объёма на множество пересекающихся граней и плоскостей, мозаичный мазок и эмоц. цветовые сочетания становятся средствами пластич. выражения тревожного и драматич. восприятия мира, наиб, полно воплотившегося в работе над темой Демона. Он счит, что предназначен худ проникать в мистические миры. В. в символической форме выдвигает свой идеал героической личности—бунтаря, отверженного пророка, трагически ощущающего своё одиночество («Демон», 1890.); огромное внутр. напряжение художника, поиски им образа большой трагедийной силы отразились в «Демоне поверженном»(1902) Увлечение Врубеля образом Демона началось с конкурса на тему «Дьявол», объявленного редакцией журнала «Золотое руно». Мастер упорно искал пластическое выражение идеи гордого вызова миру, порыва личности к свободе. С середины 90-х гг. Врубель работал в Частной русской опере Мамонтова как мастер-декоратор, общался с музыкантами, певцами, художниками. Жена Надежда Забела вдохновила художника на создание многих сказочных и портретных образов в живописи, графике, майолике. Её черты Врубель запечатлел в «Царевне-лебеди» (1900 г.), по сути сценическом портрете певицы; она воплотилась в «Маргариту» (1896 г.);«Сирени» (1900 г.).К экзотическим темам, историческим мотивам, фольклору, мифологии, образам Средневековья Врубель обращался и тогда, когда оформлял интерьеры: он выполнил панно «Суд Париса» (1893 г.) для частного особняка; композиции «Фауст», «Маргарита» и «Мефистофель» (1896 г.) для кабинета в доме А. В. Морозова в Москве. В 1896 г. на Нижегородской ярмарке были выставлены два панно Врубеля: «Микула Селянинович», на тему русских былин, и «Принцесса Грёза», по мотивам пьесы французского поэтаЭдмона Ростана (затем копия этого панно украсила фасад московской гостиницы «Метрополь»).Врубель нередко писал портреты знакомых и друзей: без малейших затруднений мастер передавал портретное сходство, раскрывал сущность характера человека.
В 1902 г. Врубель тяжело заболел, остаток жизни ему суждено было провести в психиатрических больницах. С тех пор почти всё, что рисовал художник, он уничтожал. Врубель делал карандашом портреты врачей, угрюмых санитаров, изображал настольные игры больных, вид из окна больницы. Ночами, при свете лампы, рисовал углы комнаты, диван, графин, стакан воды, смятую постель. Мастер работал, пока не отказало зрение. В 1906 г. художник создал последнюю работу —«Портрет Брюсова»,Автопортрет – 1905.
7.ИМПРЕССИОНИЗМ(франц.— впечатление), направление в иск-ве последней трети 19—нач. 20 вв. Сложилось во франц. живоп кон. 1860-х—нач. 70-х гг. Назв. «И.» возникло после выставки 1874, на к-рой экспонировалась картина К. Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (1872). В пору зрелости И. (70-е —1-я пол. 80-х гг.) его представляла группа худ(Моне(впечатлен, лягушатник), О. Ренуар(портр Жанны Самари, качели), Э. Дега(балетный класс), К. Писсарро(красн крыши), А. Сислей,и др.), объединившихся для борьбы за обновление иск-ва и преодоление офиц. салонного академизма и организовавших с этой целью в 1874—86 8 выставок. Одним из создателей И. стал Э. Мане, не входивший в эту группу, но ещё в 60-х—нач. 70-х гг. выступивший с жанровыми работами, в которых переосмыслил композиционные и живописные приёмы мастеров 16—18 вв. применительно к современной жизни, а также сценами Гражданской войны 1861—65 в США, расстрела парижских коммунаров, придав им острую политическую направленность.И. продолжает начатое реалистич. иск-вом 40—60-х гг. освобождение от условностей классицизма, романтизма и академизма, утверждает красоту повседневной действительности, простых, демократич. мотивов, добивается живой достоверности изображения. Он делает эстетически значимой подлинную, современную жизнь в её естественности, во всём богатстве и сверкании её красок, запечатлевая видимый мир в присущей ему постоянной изменчивости, воссоздавая единство человека и окружающей его среды. Во многих картинах импрессионистов (особенно в пейзажах и натюрмортах, ряде многофигурных композиций) акцентируется как бы случайно пойманный взглядом преходящий момент непрерывного течения жизни, сохраняются непредвзятость, сила и свежесть первого впечатления, позволяющие схватить в увиденном неповторимое и характерное. Кажущаясянеуравновешенность,фрагментарность композиции, неожиданные ракурсы, воздух, солнечный свет – хар-ны работам. Произв. Имп-ов отличаются жизнерадостностью, увлечённостью чувств, красотой мира, но в целом ряде работ Мане и Дега присутствуют горькие ноты. Импрессионисты впервые создали многогранную картину повседневной жизни совр. города, запечатлели своеобразие его пейзажа и облик населяющих его людей, их быта, труда и развлечений. В пейзажеони (особенно Сислей(наводнен в пор-марли) и Писсарро) развили пленэрные искания Дж. Констэбла, барбизонской школы, разработали законченную систему пленэра. В пейзажах И. простой, будничный мотив часто преображается всепроникающим подвижным солнечным светом, вносящим в картину ощущение праздничности. Работа над картиной непосредственно на открытом воздухе дала возможность воспроизводить природу во всей её трепетной реальной живости, тонко анализировать и запечатлевать её переходные состояния, улавливать малейшие изменения цвета, появляющиеся под воздействием вибрирующей и текучей свето-воздушной среды (органично объединяющей человека и природу), к-рая становится в И. самостоят, объектом изображения (гл. обр. в произв. Моне). Чтобы сохранить в картинах свежесть и разнообразие красок натуры, импр-ты (за исключением Дега) создали живописную систему, к-рая отличается разложением сложных тонов на чистые цвета и взаимопроникновением чётких раздельных мазков чистого цвета, как бы смешивающихся в глазу зрителя, светлой и яркой цветовой гаммой, богатством валёров и рефлексов, цветными тенями. Объемные формы как бы растворяются в окутывающей их световоздушной оболочке, обретают зыбкость очертаний: игра разнообразных мазков, пастозных и жидких, придаёт красочному слою трепетность, рельефность; тем самым создаётся своеобразное впечатление незаконченности, формирования образа на глазах у созерцающего полотно человека. Т.о. происходит сближение этюда и картины, а нередко и слияние неск. стадий работы в один непрерывный процесс. Картина становится отд. кадром, фрагментом подвижного мира.В отдельных приёмах построения композиции и пространства в импрессионизме ощутимо влияние японской гравюры и отчасти фотографии.Импрессионисты обращались также к портрету и бытовому жанру(Ренуар, Б. Моризо,отчастиДега). Бытовой жанр в И. часто переплетались с пейзажем (особенно у Ренуара); фигуры людей, освещенные естеств. светом, обычно изображались у открытого окна, в беседке и т. п. Для И. характерны смешение бытового жанра с портретом, тенденция к стиранию чётких границ между жанрами. С нач. 80-х гг. нек-рые мастера И. во Франции стремились к видоизменению его творч. принципов. Поздний И. (сер. 80-х—90-е гг.) развивался в период сложения стиля «модерн», разл. направлений постимпрессионизма. Для позднего И. характерно появление ощущения самоценности субъективной художеств, манеры художника, нарастание декор. тенденций. Игра оттенков и дополнит, тонов в произв. И. становится всё более изощрённой, появляется тяготение к большей цветовой насыщенности полотен или к тональному единству; пейзажи объединяются в серии.Живописная манера И. оказала большое влияние на французскую живопись. Определ. черты И. были восприняты салонно-академической живописью. Для ряда художников изучение метода И. стало начальным этапом на пути сложения собств. художеств, системы (П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог, Ж. Сера).Творч. обращение к И., изучение его принципов явилось важной ступенью в развитии мн. нац. европ. художеств, школ. Под влиянием франц. И. сложилось тв-во М. Либермана, Л. Коринта в Германии, К. А. Коровина(пейзаж(зимой, париж бульвары), натюрм(рыбы, вино и фрукты), театр оформл, ), В.А. Серова(портрет(Юсуповой, Орловой, Иды, Ермоловой),пейзаж(заросш пруд), И.Э. Грабаря(пейзаж(февр лазурь),натюрм(неприбр стол)в России, М. Прендергаста и М. Кассатт в США, Л. Вычулковского в Польше, словен. импрессионистов и др. Вместе с тем за пределами Франции были подхвачены и развиты лишь отд. стороны И.: обращение к совр. тематике, эффекты пленэрной живописи, высветление палитры, эскизность живописной манеры и т. п. Термин «И.» применяется также к скульптуре 1880—1910-х гг., обладающей нек-рыми сходными с живописью И. чертами — стремлением к передаче мгновенного движения, текучестью и мягкостью форм, нарочитой пластич. незавершённостью. Наиб, ярко И. в скульптуре проявился в работах М. Россо в Италии,О.Родена(мыслитель, поцелуй) во Франции,П.П. Трубецкого(Л.Толстой на лошади) и А.С. Голубкиной(волна, дед)в России и др. Отд. приёмы И. сохранились во мн. реалистич. течениях иск-ва 20 в. И. в изобразит, искусстве оказал влияние на развитие выразительных средств в литературе, музыке и театре.
8. РУБЕНС, точнее Рюбенс Питер Пауль (1577—1640), флам. живописец. Глава флам. школы живописи эпохи барокко. Родился в семье юриста. В 1589 переселился в Антверпен, где получил разностороннее гуманитарное образование. Рано обратившись к живописи, учился у разных мастеров. Затем живет в разных городах Италии (Риме, Мантуе, Генуе), где изучал произв. Микеланджело, венец, живописцев, бр. Карраччи, Караваджо. Вернувшись в Антверпен, занял место гл. придворного живописца правительницы Фландрии Изабеллы Австрийской. Уже в первых произв. Р., выполненных после возвращения на родину, проявилось стремление переработать впечатления от работ итал. мастеров в духе нац. художеств, традиций. Созданные Р. в нач. 1610-х гг. монумент, религ. композиции, идущие стилистически в русле барокко («Водружение креста», ок. 1610—11, и «Снятие со креста», ок. 1611 — 14), отмечены театральностью композиции, драматизмом, бурным движением, яркими цветовыми контрастами. Вместе с тем в них пробиваются (гл. обр. в трактовке отд. образов) черты полнокровного, жизнеутверждающего реализма, характерного для последующего тв-ва художника. В начале тв-ва Р. выполнил ряд парадных портретов в духе старых нидерл. реалистич. традиций («Автопортрет с Изабеллой Брант», 1609), отличающихся интимной простотой композиции, любовной тщательностью воссоздания облика моделей и нарядных деталей одежды, изысканным сдержанным колоритом. Сер. 1610-х гг. отмечена обращением Р. к классич. мотивам и традициям, поисками пластически совершенного воссоздания человеческой фигуры, ясности и монумент. цельности композиции В 1612—20 складывается зрелый стиль художника. Обращаясь к темам антич. и христ. мифологии, он трактовал их с исключит. смелостью и свободой. Фигуры людей, антич. божеств, миф. персонажей и животных, изображённые на фоне цветущей природы или величеств, фантастич арх-ры, часто сплетаются в картинах в сложные композиции, то гармонически уравновешенные, то пронизанные буйной динамикой и страстным языческим жизнелюбием. В них как бы рождается вновь бунтарное демокр., свободолюбивое ,иск-во эпохи Нидерл. бурж. революции 16 в. Р. вводил в свои картины нац. и простонар., и как бы вразрез с религиозными представлениями эпохи барокко воссоздавал красоту обнажённого полнокровного человеческого тела, воспевая естественную полноту и радость земного бытия («Союз Земли воды», ок. 1618, «Персей и Aндромеда», нач. 1620-х гг., «Похищение дочерей Левкиппа», ок. 1619—20). Картины этого времени отличаются многообразием композиции, гибким линейным ритмом, свежестью светлого, сверкающего колорита. Постепенно отказываясь от применения локальных цветов, Р. достигал исключит, мастерства в передаче тончайших градаций света и цвета, воздушных рефлексов. Тёплые и свежие тона его картин мягко перетекают один в другой, телесно-розовые, жемчужно-серые, красно-коричневые и мягкие зелёные оттенки сливаются в ликующую, праздничную и гармоничную красочную гамму. К 1615—20 Р. получил широкое признание и известность. Обширная мастерская художника (в к-рой работали и крупные живописцы — А. ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс) выполняла по заказам европ. знати многочисл. монумент.-декор, композиции. В цикле картин для франц. королевы Марии Медичи («История Марии Медичи», ок. 1622—25), отличающемся декор, блеском живописи, Р. сочетал миф. фигуры и иносказание с реалистич. элементами, что явилось новым словом в развитии ист. живописи. Он выполнил большое число парадных аристократич. портретов, воссоздавая с исключит, мастерством и чувственной убедительностью физич. облик и особенности характера модели. Особой виртуозностью и лиризмом отличаются исполненные Р. интимные портреты, в т. ч. «Портрет камеристки инфанты Изабеллы» (ок. 1625), в к-ром с помощью прозрачных цветовых переходов и мягких рефлексов художник воссоздаёт поэтич. обаяние и трепетную жизненность юной модели (влажный блеск глаз, тончайшие нюансы фактуры и цвета кожи и т. п.). Ок. 1611 — 18 Р. выступил и в качестве архитектора (отмеченный барочной пышностью и роскошью собств. дом художника в Антверпене). Существенное место в тв-ве Р. занимает пейзаж. Используя приёмы «идеального» европ. пейзажа, он перерабатывал их в духе традиций нац. пейзажной школы. Свои пейзажи с гнущимися на ветру могучими деревьями, вздымающимися холмами, рощами и долинами, стремительно несущимися облаками он населял мирно пасущимися стадами, идущими, едущими на повозках или беседующими поселянами. Пронизанные ощущением могущества стихийных сил природы или поэзии сельского бытия, отличающиеся смелой динамичной игрой светотени, свежестью и сочностью мягких приглушённых красок, они воспринимаются как обобщённый опоэтизиров. образ флам. природы («Возчики камней», ок. 1620, «Пейзаж с радугой», ок. 1632— 35). В 1626, потеряв свою первую жену Изабеллу Брант, Р. на время оставил живопись и занялся дипломатич. деятельностью; посетил Англию и Испанию, где вновь знакомился с произв. Тициана, работами исп. мастеров. В 1630-х гг. начался новый период тв-ва художника: Р. подолгу работал в приобретённом им замке Стен в Элевейте (Брабант). Тонкая жизненность и поэтич. одухотворённость, эмоц. колорит свойственны многочисл. портретам второй жены художника— Елены Фаурмент («Шубка», ок. 1638—40), иногда изображённой в виде миф. персонажей («Вирсавия», ок. 1635). Тематика произв. этого времени многообразна. Наряду с поэтич. пейзажами («Пейзаж с заходом солнца», 1635—40, «Пейзаж с замком Стен», ок. 1636) он писал сцены деревенских празднеств, исполненные грубоватой правды и бурной захватывающей жизнерадостности («Кермесса», около 1635—36), вызывающие в памяти аналогичные композиции П. Брейгеля Старшего. В «стеновский» период живопись Р. становится более интимной и задушевной. Колорит его картин утрачивает многоцветность и отличается богатством красочных оттенков, выдержанных в горячей, эмоционально насыщенной красно-коричневой гамме. Манера письма приобретает исключительную свободу и лёгкость («Елена Фаурмент с детьми», ок. 1636, «Три грации», 1638— 40; «Вакх», около 1638— 40). Виртуозностью живописи, строгостью и лаконизмом средств отмечен поздний автопортрет художника (ок. 1637— 40). Р. принадлежат многочисл. рисунки (зарисовки голов и фигур, изображения животных, эскизы композиций и др.). Являясь преим. подготовит, материалом для живописи, они отличаются тонкой наблюдательностью, смелостью и лаконизмом, мягкостью и лёгкостью штриха. Исполненное страстного жизнелюбия, многогранное тв-во Р. оказало огромное воздействие на флам. художников. Его влияние испытали также мн. европ. художники 18—19 вв. (А. Ватто, Ж. О. Фрагонар, Э. Делакруа, О. Ренуар и другие).
9. ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ. Название «золотая хохлома» очень точно определяет один их видов расписной деревянной посуды, изготовляемой в г. Семенове и деревнях Коверенского района Нижегородской области. Золотой фон или золотой орнамент на цветном фоне обусловлен технологией росписи, которая родилась в Нижегородском крае в кон. XVII в. Село Хохлома, где проходили ярмарки по продаже деревянной посуды и расписных ложек, дало название целому промыслу, ныне широко известному в нашей стране и за рубежом. Все предметы, изготавливаемые мастерами, привлекают внимание своей нарядностью и красочностью. Чтобы добиться этого эффекта, каждое изделие проходит ряд операций. Вырезанный из липы или березы вручную или выточенный на станке полуфабрикат (форма будущего изделия) покрывают слоем жидкой глины, пропитывают льняным маслом, шпаклюют, ликвидируя трещины и др. дефекты, затем вновь покрывают маслом и подсушивают до неполного высыхания. Поверхность, имеющую отлип, натирают алюминиевым порошком, поверх которого выполняют роспись. Специфическая технология ограничивает палитру применяемых для росписи масляных красок, выдерживающих температурный режим и дающих выразительные сочетания с «золотым». Их группу составляют красный, черный, зеленый, коричневый, желтый цвета. Разнообразие росписи достигается умением находить варианты цветовых сочетаний, использованием одного цвета как главенствующего. Кроме того, существенные различия в художественном оформлении изделий (и это, пожалуй, главное) достигаются несколькими сложившимися приемами росписи.
Необычайное богатство X. р. достигается тем, что рисунок на поверхность изделия наносится всякий раз импровизированный, свободно. Мастер как бы сочиняет его на ходу, руководствуясь лишь своим опытом и теми закономерностями, которые характеризуют особенности X. р.Хохломская роспись бывает двух видов: верховое письмои фоновое. Верховое письмо — это травная роспись, роспись «под листок». Фоновое письмо— это Кудрина, роспись «под фон». Для «травного» орнамента характерно сочетание рисунка, выполненного красным и черным цветом, с золотой поверхностью фона. Верховое письмо выполняется по серебристому фону, а после покрытия лаком и закалки в печи «травка» будет сиять поверх мерцающего золотого фона. Просвечивая сквозь легкий ажурный рисунок, золотой фон делает изделие исключительно выразительным. В хохломской росписи «травкой» называется орнамент, выполненный отдельными ритмично расположенными мазками. Главные элементы «травки»: «осочки», «травинки», «капельки», «усики», «завитки», «кустик». Главный стебель травного орнамента называется «криуль». Он состоит из «завитков», которые попеременно закручиваются то вверх, то вниз. Ягодки могут дополнить травную роспись. После высыхания красной краски ягоды «разживляют» желтым цветом. Расписывать посуду травкой следует начинать с крупных элементов; нанося мазки, необходимо сохранять определенный ритм. В росписи «под листок» кроме красной и черной краски используют желтую и зеленую. Сначала рисуют черной краской стебельки и веточки, затем кисточкой или тычком наносят ягодки смородины, калины, брусники и др. Потом рисуют стилизованные листочки. Заканчивают роспись выполнением приписки — тоненьких крученых усиков, маленьких ягодок. Роспись «под фон» более трудоемкая. Начинают с прописки контурного рисунка, затем каким-нибудь цветом (красным, черным) покрывают фон вокруг рисунка. Большие листья и цветки могут остаться незакрашенными, тогда они получатся золотыми. Далее выполняют радужку — прорисовку жилок на листках, тычинок. И последний этап, как в верховой росписи, — приписка. Ее делают по уже высохшему фону, используют всю цветовую палитру хохломы. Кудрина, — пожалуй, самая трудная по технике выполнения роспись. Ее начинают так же, как и роспись «под фон», с нанесения контура рисунка и записывания фона. Весь рисунок создается за счет золотых цветов, листьев, а фон, как правило, окрашен в красный или черный цвет. Далее выполняют радужку, но она менее богата, чем в росписи «под фон». Роспись Кудрина напоминает ковер.Практически вся роспись изделий ведется на весу. Левой рукой держат изделие, а правой выполняют роспись. Лачение — один из важных этапов. Он необходим для того, чтобы получить золотой блестящий фон. Расписанное и просушенное изделие покрывают масляным лаком и закаливают в печи при температуре 270—300°С. Под действием температуры лак желтеет, и изделие приобретает золотистый цвет. Для получения более насыщенного золотого цвета операцию лачения можно повторить несколько раз. Современные технологии допускают некоторые изменения в лачении. В лак добавляют несколько граммов оранжевого и желтого анилиновых красителей для получения более насыщенного золотого цвета.